Archivos de Categoría: Trayectoria

LOS CACIQUES ES UNA TRAGICOMEDIA GROTESCA SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LA ESPAÑA DE HACE MUCHOS AÑOS

Humor, sátira social, gran dinamismo escénico, vestuario de época imbricado con un espacio escénico contemporáneo, en un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, el arrebato y la sutilidad, el apasionamiento interpretativo y el compromiso ético, la diversión y un ritual de confrontación de ideas, emociones y sensaciones, son algunas de las características de la puesta en escena que está preparando Antonio Saura.

Carlos Arniches

ESTRENO TEATRO ROMEA DE MURCIA
Jueves, 23 de noviembre de 2017. 

(Viernes, 24 de noviembre de 2017. 21:00h.
Sábado, 25 de noviembre de 2017. 21:00h.
Domingo, 26 de noviembre de 2017. 19:00h.
)

Es una producción de Alquibla Teatro
en coproducción con Teatros de Murcia.

con la colaboración del Auditorios Región de Murcia y el apoyo del Instituto de las Artes Escénicas de la Región de Murcia

Espectáculo subvencionado por el Inaem. Ministerio de Cultura. Gobierno de España.

Género Tragicomedia grotesca
Público destinatario Adulto y juvenil
Duración 1 hora y 45 minutos (sin intermedio)

La crítica ha dicho

«LOS CACIQUES SE DIVIERTEN DE GIRA.Los caciques se divierten de gira. (…) ofrece diversión y buenas interpretaciones. (…) la versión firmada por el gran César Oliva con la que sirve el texto al público; de nuevo, muy acertado en la claridad, la elegancia y esa humanidad siempre tan a flor de piel, que siempre impregna sus trabajos, que tanto se agradece en tiempos tan desabridos. (…) todos los actores se enfrentan con desparpajo y profesionalidad. Muy bien iluminado el montaje por el propio Saura, que con Los caciques recupera su pulso de director que sabe conectar con el público sin olvidarse de su alto nivel de autoexigencia; también destaca la música de Salvador Martínez, en la línea de acierto y calidad ya lograda en montajes anteriores de la compañía (…) así como la escenografía en cartón, cómoda para su transporte y sugerente y muy eficaz en escena, de Fernando Caride. (…) Muy bien los intérpretes, que derrochan gracia siguiendo la estela de los grandes cómicos españoles. Todos naturales, sin engolamientos, formando un conjunto que resulta homogéneo en su calidad. Genial Julio Navarro en su mejor trabajo con Alquibla, dando vida al vividor Pepe Ojeda; y muy creíbles, divertidos y volcados con éxito en sus personajes Alberto García Torno (Alfredo, sobrino de Pepe Ojeda), Manuel Llamas (don Acisclo), Pedro Santomera (el alguacil), Manuel de Reyes (don Régulo, sargento de la Guardia Civil), Pepe Villena (secretario del Ayuntamiento), la deliciosa Nadia Clavel encarnando a Cristina, y las dos actrices históricas de Alquibla: una desternillante Lola Martínez (Cesárea, esposa de don Acisclo) y Esperanza Clares (Eduarda, esposa de don Régulo), que pone con hondura y maestría el punto dramático a la función. Unas Lola Martínez y Esperanza Clares en plena forma, dominando el escenario como supieron hacerlo mano a mano en Las reinas del Orinoco (1997). (…) Una función, la de estos “Caciques”, que divierte y que, al mismo tiempo, pone en evidencia la realidad: (…) Tres claves: La música Salvador Martínez Logra una de sus mejores composiciones para la compañía murciana. La versión César Oliva demuestra de nuevo su talento y finura para adaptar, desde el respeto, los textos conocidos. Dirección e iluminación Antonio Saura, como director e iluminador, firma uno de sus trabajos más logrados.

Antonio Arco. . La verdad de Murcia. Lunes 19 de noviembre de 2018.

«(…) magnífica adaptación de Saura que vuelve a poner en relieve la corrupción y el cohecho en España. César Oliva, responsable de la adaptación, ha sabido con maestría depurar los textos de Arniches ajustándolos al público actual (…) El espectáculo, sin duda, muestra la crítica social del autor de una forma satírica y logra que el patio de butacas, entre risas, reflexiones sobre lo atemporal de las escenas. (…) El casting ha sido todo un acierto y durante toda la obra se respira la cohesión entre los actores. Con gran maestría han conseguido que un escenario contemporáneo minimalista (…) sea suficiente para lograr que el espectador viaje en el tiempo y que los actores brillen sin necesidad de ornamento.»

Óscar San Juan. La Rioja Periódico. Martes, 4 de diciembre de 2018.

«(…) Alquibla regresa a la esencia del teatro español con este divertido montaje (…) buena versión de César Oliva (…) magnífico Manuel Llamas (…) Retratan Arniches, Oliva y Saura el caciquismo a través de esta tragicomedia grotesca, llena de sátira y crítica, (…) Alberto García Tormo y sobre todo Nadia Clavel, (…) aportan frescura a este montaje. (…) Entre los momentos que merecen ser destacados está, sin duda, el pasodoble -¡que no nos falte una verbena!- (…)»

Julia Albaladejo Serrano. La Opinión de Murcia. Martes, 28 de noviembre de 2017.

«El casting es un gran acierto (…) ligero bisturí que entra de lleno en el seno de la sociedad española por uno de los canales más enfermos que tiene: La corrupción política. (…) una escenotecnia al servicio de la acción (…) el espectáculo renuncia a parte de la comicidad gratuita (…) espíritu crítico, el rigor artístico en el concepto espectacular y un teatro que no le pierde la mirada al público.»

Fulgencio M. Lax. Revista Artez, Lunes, 27 de noviembre de 2017.

«LA ESPAÑA ETERNA: PILLERÍA, VERBENA Y CORRUPCIÓN. (…) El aplauso generoso del público durante la obra, así como al final, con espectadores en pie, vaticinan un éxito asegurado (…) eficaz y esmerada versión de César Oliva. (…) un final acertadísimo. Este sirve además para subrayar el elemento trágico de lo que el espectador ha ido contemplando (…) la corrupción política. (…) Los actores de Alquibla Teatro ofrecen un excelente trabajo (…)»

Fernando Carmona Ruiz. El Diario de Murcia. Domingo, 26 de noviembre de 2017.

«(…) Alquibla y su elenco cohesionado, brillante y ajustado consiguieron que Villalgancio exista en mi imaginación (…) Antonio Saura, (ha conseguido que) desde la simplicidad escénica brillen los actores y consigue que los personajes lleguen al espectador y produzcan una emoción verdadera.»

José María Cánovas Vera. https://www.facebook.com/canovasvera. Viernes, 24 de noviembre de 2017.

Sobre el autor

Carlos Arniches es uno de los dramaturgos más relevantes del teatro español de principios de siglo XX. Su extensísima producción teatral recoge géneros como el sainete, la tragedia grotesca, la comedia y la zarzuela, impregnados de ese Madrid castizo que tan característico hizo su teatro. Su ineludible contribución a la renovación del humor en las primeras décadas del siglo pasado, lo sitúa como uno de los autores teatrales relevantes de su época.

 

Nacido en Alicante, el 11 de octubre de 1866, y fallecido en Madrid, el 16 de abril de 1943, fue un comediógrafo español de la Generación del 98, fecundo autor de sainetes y comedias, y especialmente recordado como pintor de los ambientes populares de Madrid, cuyo chulesco y castizo lenguaje supo recrear de forma inimitable, inspirándose en la zarzuela y en el teatro por horas del siglo XIX, aunque con preocupaciones propias del Regeneracionismo.

 

Fue el creador de la tragicomedia grotesca’, género cómico nuevo donde expresaba sus inquietudes sociales y regeneracionistas. Destacan especialmente La señorita de Trevélez (1916), donde se critica a la juventud burguesa, ociosa y desocupada, que con sus crueles bromas no toma en consideración los sentimientos, Los Caciques (1920), sátira sobre la corrupción o Es mi hombre (1921), sátira sobre el machismo.

 

Figuras como Ramón María del Valle-Inclán, Carlos Arniches o Federico García Lorca son claves en la renovación teatral española de los primeros años del siglo XX.

Sobre Los Caciques

Los caciques se estrenó el 13 de febrero de 1920 en el Teatro de la Comedia de Madrid.

Es una obra en tres actos que se ambienta en un pequeño pueblo llamado Villalgancio. El alcalde del pueblo, Don Acisclo, espera la llegada de un inspector de la capital para analizar sus cuentas. El alcalde prepara para recibirle todo tipo de lisonjas y evitar así que descubran sus trapicheos en el Ayuntamiento. Comienza entonces el enredo. Don Acisclo confunde al inspector con Alfredo y su tío que llegan al pueblo con intención de pedir la mano de su sobrina, Cristina. Esta confusión crea todo tipo malentendidos y situaciones cómicas.

Sobre la versión de Cesar Oliva

Villalgancio, Castilla, 1932. Hace un año que se instituyó la II República española.

A la estación del pueblo llegan dos individuos con el fin de rehabilitar un amor perdido. Pero en ese pueblo se encontrarán con unas autoridades que viven en la corrupción y el cohecho. Alertados por un paisano, diputado en Madrid, los jerarcas esperan alarmados la visita de un delegado del gobierno que debe inspeccionar las cuentas del municipio. Por casualidad se cruza la presencia de los que vinieron por cuestiones de faldas con los que piensan que son enviados gubernamentales. Lo cual origina todo tipo de confusiones que dejarán en su lugar la conducta de unos y de otros.

Arniches enmarcó su obra en la corrupción moral y política de 1920, sin poder advertir que, casi un siglo después, determinados comportamientos se mantienen, aunque hayan cambiado las formas. El espectáculo trata de recuperar, sin perder el tratamiento satírico original, la crítica que se desprende de un medio como el mostrado por el autor alicantino.

César Oliva. Versión

Sobre la puesta en escena de Antonio Saura

Aunque Arniches escribió la obra en 1920, nosotros hemos ubicado su acción en 1932, en plena Segunda República, bajo el gobierno de Manuel Azaña.

A principios de siglo XX la corrupción en España era un problema ‘sistémico’, con “personajillos”, repartidos por toda la geografía, que valiéndose de su influencia o riqueza, intervenían en la política y administración pública en beneficio propio. Cien años después de ser escrita, este país continúa presentando un divertido escenario poblado de personajes corruptos, sobornos, tarjetas black, comisiones del 3%, contabilidades extraoficiales, despidos en diferido…

La vigencia del viejo maestro Arniches es irrefutable.

La versión de César, que ha introducido algunos elementos de El Inspector General de Nikolái Gógol, obra que inspiró a Arniches, reduce sus elementos costumbristas, alejándose del sainete para transformarse en una comedia satírica, limpiado de excesivos vulgarismos, propios del costumbrismo sainetesco, que desvían el humor hacia formas tópicas; buscando una mayor aproximación a la crítica sobre el caciquismo.

Alejados del sainete y del costumbrismo, nos aproximamos al autor desde su universo creativo más complejo, como es el de la tragicomedia grotesca, un concepto dramático más trascendente. El humor que se desprende de lo grotesco posee en sí mismo algo más profundo. Encuentra José Monleón paralelismos entre Arniches y Valle-Inclán en «…la expresión de un común sentimiento ante las deformidades de la vida española».

La acción escénica se desarrollará en un espacio escénico contemporáneo, diseñado por el escenógrafo Fernando Caride, que juega con elementos corpóreos construidos en cartón, como metáfora de la falsedad y el engaño, mezclado con vestuario de época. Ambos, escenografía y vestuario, estarán imbricados con un gran dinamismo escénico, a ritmo de pasodoble, compuestos por el músico Salvador Martínez (compositor de las bandas sonoras de Alquibla Teatro desde 1993.)

El humor de nuestra propuesta, que brota de lo grotesco, fluye en un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, el arrebato y la sutilidad, el apasionamiento interpretativo y el compromiso ético, la diversión y un ritual de confrontación de ideas, emociones y sensaciones, que lo aleja del mero teatro de evasión.

Antonio Saura. Dirección.

Ficha artística y técnica

Versión César Oliva
Música original Salvador Martínez
Escenografía Fernando Caride
Dirección Antonio Saura

Reparto (por orden de intervención)

PEPE OJEDA, vividor, galán maduro Julio Navarro
ALFREDO, su sobrino, joven elegante Alberto García Tormo
EDUARDA,  esposa de don Régulo Esperanza Clares
DON ACISCLO, alcalde Manuel Llamas
CESÁREA, esposa de don Acisclo Lola Martínez
SEVERO MORRONES, alguacil Pedro Santomera
CRISTINA, joven, sobrina adoptiva de don Acisclo Nadia Clavel
HONORIO CAZORLA, secretario del Ayuntamiento Pepe Villena
DON RÉGULO, sargento de la Guardia Civil Manuel de Reyes

Don Sabino, médico rural Manuel de Reyes
Perniles, agricultor Alberto García Tormo
Garibaldi, revolucionario Pepe Villena
Hombre 1, el auténtico delegado Pedro Santomera
Hombre 2, secretario Pepe Villena

Equipo técnico

Técnico de iluminación y sonido Rubén Pleguezuelos
Técnico de montaje y regiduría Benito Rubio

Diseño de iluminación Antonio Saura
Realización escenográfica CARTONLAB
Vestuario Pespuntes
Ayudante de dirección Alba Saura

Diseño cartel Fernando Caride
Fotografía promocional Rafa Márquez
Video promocional
 Twin Freaks Studio

Asesoría laboral Guimen Asesores
Prevención riesgos laborales Ibermutuamur
Administración Antonio Clares
Web Álvaro Imperial
Jefe Técnico Benito Rubio
Distribución Ana Belén García
Dirección de producción Esperanza Clares

Espectáculo producido por Alquibla Teatro
en coproducción con Teatro Romea de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.

Espectáculo subvencionado por  INAEM (Instituto de las Artes Escénicas de la Región de Murcia) Ministerio  de Cultura. Gobierno de España

Con la colaboración de Auditorios de Murcia. Auditorio Municipal Miguel Ángel Clares de Algezares.

Descarga el Dossier de Los Caciques

 

MACBETH

William Shakespeare

ESTRENO TEATRO ROMEA DE MURCIA
Viernes, 29 de abril de 2016. 21:00h.

(Sábado, 30 de abril de 2016. 22:00h.
Domingo, 1 de mayo de 2016. 20:00h.)

PRESENTACIÓN EN EL FESTIVAL DE SAN JAVIER
Agosto de 2016. 22:30h.

Es una producción de Alquibla Teatro
en coproducción con Teatros de Murcia
y el Festival Internacional de Teatro y Danza de San Javier

con la colaboración del Centro Párraga de Murcia y el apoyo del ica. Región de Murcia

Espectáculo subvencionado por el inaem. Ministerio de Cultura. Gobierno de España

Sobre la obra

MACBETH cuenta una historia de crimen y castigo entreverada de brujería y elementos sobrenaturales. Amparado en las engañosas profecías de las Hermanas Fatídicas, brujas o diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. Consciente del horror al que se entrega, forja su terrible destino y se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder, creyéndose invencible y eterno. Esta obra tenebrosa e inquietante, de una acción vertiginosa, es también profundamente introspectiva. A través de un lenguaje metafórico y sensorial, el más denso lenguaje figurado de Shakespeare, apoyado en un torbellino de imágenes asociadas a las tinieblas, la muerte, la crueldad y la esterilidad, la obra indaga en lo prohibido, explora la transgresión y ofrece la oportunidad única de compartir la vida interior de un asesino, con su horror y su misterio. La altura poética e intelectual de MACBETH no oculta ni suaviza la situación política concreta de sangre y violencia, ambición y deslealtad en la que la acción en que la acción se desenvuelve.

Ángel Luis Pujante
Catedrático de Filología Inglesa
Premio Nacional de Traducción, 1998
Noviembre de 1995

Sobre la dramaturgia del espectáculo

MACBETH.- Mañana, y mañana, y mañana se arrastra con paso mezquino día tras día hasta la sílaba final del tiempo escrito, y la luz de todo nuestro ayer guió a los bobos hacia el polvo de la muerte. ¡Apágate, breve llama! «La vida es una sombra que camina, un pobre actor que en escena se arrebata y contonea y nunca más se le oye. Es un cuento que cuenta un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada.»

[Acto V. v]

Desde nuestra mirada contemporánea, MACBETH continúa siendo fascinante por su tratamiento dramático del mal: el mal que nace del ansia de poder.

Posiblemente que por esa fascinación tantos, y tan grandes, directores de escena, han bajado a los infiernos con el matrimonio Macbeth: desde Cayetano Luca de Tena –en 1942–, Miguel Narros –en 1980–, hasta las más recientes puestas en escena de Paco Valcarce, Laila Ripoll, Carlos Martín, Pere Fullana, Calixto Bieito, Juan Dolores Caballero, Helena Pimenta, Vanesa Martínez, Alex Rigola, Andrés Lima o el maestro Declan Donnellan. Y, todo ello, sin mencionar la prolífera relación de cineastas y dramaturgos que han sucumbido a esta tragedia shakesperiana.

Este punto de partida nos lleva a la exploración de lo prohibido y la transgresión en un mundo, el nuestro –desde la contemporaneidad de la tragedia shakesperiana-, bañado en sangre, golpeado por una violencia extrema, dirigido por una ambición desmedida, poblado de crímenes políticos y seres desleales. No habrá buenos y malos. Es más, no habrá inocentes. Sólo seres humanos, hombres y mujeres, sucumbiendo ante la ambición de poder. Sólo muerte, destrucción y desolación, de forma cíclica y sin posibilidad de cierre: todos los gobernantes se transforman en «tiranos execrables» cuya cabeza hay que cortar, cuando dejan de interesar a intereses oscuros (económicos y políticos). Y es en este aspecto donde nos encontramos más alejados de reyes y generales, rivales por el poder, y mucho más próximos al entorno Bilderberg.

La sociedad del nuevo MACBETH es aquella en la que el mal gusta y pervierte, porque en él hay erotismo. Es el placer del poder en un mundo donde no hay reglas morales ni éticas.

Este es el futuro –tema obsesivo en esta obra- que plantea Shakespere: sólo de la inocencia de un niño desnudo surgirá un mundo mejor. (Se pregunta, con ironía, Ángel-Luis Pujante: «¿Es Malcolm la esperanza de Escocia?». La respuesta es meridiana: no).De forma cíclica, como un eterno retorno nietzscheano, ningún gobernante supone la liberación. Macbeth nos libera de Duncan y nos introduce en otro período despiadado y desesperanzado. Malcolm nos libera del tirano Macbeth a sabiendas de que su crueldad será aún mayor.

MACBETH.- Ya casi he olvidado el sabor del miedo. Hubo un tiempo en que el sentido se me helaba al oír un chillido en la noche, y mi melena se erizaba ante un cuento aterrador cual si en ella hubiera vida. Me he saciado de espasmos, y el horror, compañero de mi mente homicida no me asusta.

[Acto V. v]

La tortura interior y el proceso de degeneración psicológica y física de sus protagonistas, Macbeth y Lady Macbeth, será un elemento destacado del trabajo interpretativo y, en general, de la puesta en escena, por ser motor de acción de la obra. Macbeth asesina, al principio instigado por su mujer, después a sus espaldas, por una ciega ambición. Ambos son paradigma de lo prohibido y lo transgresor y con ellos realizamos un recorrido de degradación y autodestrucción. «En esta tragedia del éxito hay sin duda una acción absorbente que nos arrastra, pero también mucho más. Macbeth nos ofrece la oportunidad única de compartir la vida interior del asesino, de concebir con él la magnitud de su experiencia y de vivir el mal y sus efectos, con todo su horror y su misterio. Y si nos sentimos cómplices a pesar nuestro es porque la obra –introspectiva, rápida, intensa– mueve los resortes del mal que hay en todo ser humano como no puede hacerlo el melodrama. Esa es su grandeza», sentencia Ángel- Luis Pujante. Fue lo que de forma grotesca buscó Jarry con Ubú rey y de forma sucia Koltés con Roberto Zucco.

Las Brujas adquirirán un protagonismo destacado: como metáfora de lo que nos seduce y nos destruye, son el auténtico centro de poder. A través de su constante presencia en escena, y la apropiación de voces y rostros de un gran número de personajes, marcarán el clima de superstición, hechicería y sexualidad, a través de una estética surrealista: «Bello es feo y feo es bello» entraña la inversión de valores que mueve a las fuerzas del mal y que se instala desde el principio en el mundo de la obra. La ambigüedad dramática de Las Brujas las hace ser más temibles e inquietantes que los protagonistas de la acción porque no sabemos lo que son. En MACBETH las fuerzas del mal son femeninas, una herencia cultural ancestral innata a nuestra propia civilización, porque la mujer es la que trae al mundo «monstruos sanguinarios».

Nos moveremos en un espacio escenográfico actual: amplio, abierto, límpido, con elementos corpóreos movidos por la escena, en la idea de que la Escocia que presenta Shakespeare es metáfora de una mentalidad y una forma de vida: aquella que impregna un ambiente de violencia salvaje, que tiene a la noche como aliada (incluida la luna llena fatídica del Bodas de sangre lorquiano.)

La banda sonora creada por Salvador Martínez, músico de los espectáculos de la compañía desde 1993, tendrá una fortísima presencia, así como los sonidos desprendidos de las acciones físicas de los actores.

No hemos intervenido en el texto para adaptarlo a necesidades contemporáneas aunque si hemos eliminado fragmentos que afectaban al ritmo de la acción.

El montaje cuenta con un reparto de ocho actores/actrices: Macbeth, Lady Macbeth, las tres Brujas, Duncan/Macduff, Banquo y Malcolm. Las Brujas interpretan también el resto de personajes de la obra.

El espectáculo tiene un halo de poesía y belleza, aquella que surge de lo terrible de la crueldad humana.

Antonio Saura Director de escena
Alba Saura Licenciada en filología

Sobre la puesta en escena

Constantes escénicas, desarrolladas a lo largo de treinta años de trayectoria de la compañía y su director, Antonio Saura, impregnan este nuevo montaje:

  1. equilibrio entre la tradición y la innovación,

  2. gran ritmo y dinamismo escénico,

  3. arrebatadoras interpretaciones que sitúan al actor en una situación límite,

  4. preeminencia del “hacer” aurtadiano,

  5. la energía invisible a través de la fisicidad,

  6. impactantes imágenes,

  7. tratamiento universal del conflicto,

  8. búsqueda de la emoción que golpee al espectador,

  9. creación de un ritual de confrontación de ideas, emociones y sensaciones

  10. y primacía del teatro de la emoción sobre el teatro de la evasión.

Breve reseña sobre el espectáculo para medios de comunicación, web y redes sociales

Desde nuestra mirada contemporánea,MACBETH continúa siendo fascinante por su tratamiento dramático del mal: el mal que nace del ansia de poder.

Este punto de partida nos lleva a la exploración de lo prohibido y la transgresión en un mundo, el nuestro –desde la contemporaneidad de la tragedia shakesperiana-, bañado en sangre, golpeado por una violencia extrema, dirigido por una ambición desmedida, poblado de crímenes políticos y seres desleales. En este aspecto, nos encontramos más alejados de generales y reyes, rivales por el poder, y mucho más próximos al entorno Bilderberg.

En la sociedad del nuevoMACBETH el mal gusta y pervierte, porque en él hay erotismo. Es el placer del poder en un mundo donde no hay reglas morales ni éticas.

Las Brujas adquirirán un protagonismo destacado, como metáfora de lo que nos seduce y nos destruye, son el auténtico centro de poder, así como la tortura interior y el proceso de degeneración psicológica y física de sus protagonistas, Macbeth y Lady Macbeth, con los que caminaremos en su recorrido de degradación y autodestrucción.

Ficha técnica

Traducción Ángel-Luis Pujante
Dramaturgia Alba Saura
Música original Salvador Martínez
Dirección escénica Antonio Saura

Reparto

Macbeth Javier Mula
Lady Macbeth Esperanza Clares
Bruja 1ª Lola Martínez
Bruja 2ª Toñi Olmedo
Bruja 3ª Cristina Aniorte Guerrero
Duncan/Macduff Julio Navarro
Banquo Fernando Caride
Malcoln César Pérez
Resto de personajes Reparto

Técnicos en gira

Técnico de iluminación y sonido Rubén Plegazuelos
Técnico de montaje y regiduría Benito Rubio

Equipo artístico

Espacio escénico y diseño de iluminación Antonio Saura
Diseño escenográfico Curlos Guerro
Ayudante de dirección Alba Saura
Realización escenografía Zigurat
Estructuras metálicas Cerrajería Polígono, S.L.
Diseño cartel Fernando Caride
Fotografía promoción Pepe H
Vídeo promocional Kron Audiovisuales

Equipo de producción

Asesoría laboral Guimen Asesores
Prevención riesgos laborales Ibermutuamur
Administración Antonio Clares
Web Álvaro Imperial
Redes sociales, comunicación y prensa Alba Saura
Responsable técnico en gira Benito Rubio
Distribución Toñi Olmedo
Dirección de producción Esperanza Clares

Es una producción de Alquibla Teatro
en coproducción con Teatros de Murcia
y el Festival Internacional de Teatro y Danza de San Javier

con la colaboración del Centro Párraga de Murcia y el apoyo del ica. Región de Murcia

Espectáculo subvencionado por el inaem. Ministerio de Cultura. Gobierno de España

Descargar el dossier

CYRANO DE BERGERAC

Versión libre de Esperanza Clares de la obra de

Edmond Rostand

 

Dirección escénica Antonio Saura
Música original Salvador Martínez
Interpretada por Julio Navarro, Aurora Briz, York Alexander y Benito Rubio
Estreno: 16 de octubre de 2015 (Teatro Guerra de Lorca)
Presentación en Murcia 17 y 18 de octubre de 2015 (Teatro Romea de Murcia)

Espectáculo producido por ALQUIBLA TEATRO.
Espectáculo subvencionado por INAEM. Ministerio de Cultural Gobierno de España,
con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia – Auditorios Municipales y el Auditorio Municipal de Cabezo de Torres

Género Tragicomedia
Público destinatario Adulto y juvenil (a partir de 13 años.)
Duración 90 minutos (sin intermedio)

 

Sobre el espectáculo

Hemos concebido un Cyrano íntimo, en el que sólo aparecen los tres personajes protagonistas de la obra de Rostand: Cyrano, Roxana y Cristián; y, en torno a ellos, el sentimiento más universal: el amor. La escena no estará poblada de gentes, ni de luchas de espadas…, pero mantendrá su esencia: el complejo triángulo amoroso que brota entre los tres.

Nuestro Cyrano es un ser enamorado: de amor por Roxana sufre y por amor está dispuesto a morir. Pero es también valiente, fanfarrón, arrogante, librepensador, antisocial y transgresor. Un hombre que decidió «ser genial en todo»: «Físico y pensador, / espadachín audaz, / conversador mordaz, / músico y escritor. / En sueños, volador, / y amante clandestino…» y que se enfrenta a la vida misma al grito de «Sé muy bien que esta guerra me la vais a ganar, / pero vencer no importa. Lo que importa es luchar».

El triángulo lo cierran la hermosa Roxana, que en su ceguera vital tan sólo ha amado a un hombre y lo pierde dos veces, y el joven cadete Cristián, casi un D’Artagnan, que queda fascinado por la magia de París y la belleza de Roxana, pero que tiene un rival dentro de sí mismo, con el que tendrá que lidiar la más difícil de las batallas.

El éxito de Cyrano de Bergerac radica en la enorme complejidad del personaje de Cyrano; por ello, hemos concebido un espectáculo más íntimo, buscando una mayor proximidad con el espectador, con el fin de que no quede un solo rasguño de Cyrano o un matiz en sus complejos sentimientos sin descubrir.

La nariz de Cyrano es la más famosa de la literatura universal y el reflejo externo de su gran belleza interior. Es esa nariz la que le da forma, condiciona su carácter, su vida y su paradoja y, en definitiva, la que le catapulta hacia el mito y hacia la gloria. ¡Dichosa nariz!

Nos apasiona Cyrano de Bergerac porque es la historia del fracaso del héroe y el triunfo del hombre. Cyrano es un hombre libre que fracasa en el amor, en la vida y hasta en su propia muerte, al tiempo que triunfa en su dignidad e integridad.

Abramos los ojos no sólo para mirar lo evidente, sino para alcanzar a vislumbrar lo invisible.

Y así es como nos hemos enfrentado a la universal obra del dramaturgo francés Edmond Rostand (1868 – 1918).

Sobre el autor

Edmond Eugène Alexis Rostand, (Marsella, Francia, 1 de abril de 1868 – † París, 2 de diciembre de 1918), dramaturgo francés, famoso por su obra sobre la figura de Cyrano de Bergerac, todo un clásico del teatro francés.

La obra de Rostand se asocia con el neoromanticismo, proporcionando una alternativa al teatro realista popular durante el final del siglo XIX.

Su obra Cyrano de Bergerac, estrenada en París, el 28 de diciembre de 1897 en el Théâtre de la Renaissance, le aportó una inmensa gloria, siendo traducida a numerosos idiomas y adquiriendo un éxito universal.

Reparto:

CYRANO Julio Navarro
ROXANA Aurora Briz
CRISTIÁN York Alexander
REGIDOR Benito Rubio

Técnicos en gira
Técnico de iluminación y sonido Rubén Plegazuelos
Técnico de montaje y regiduría Benito Rubio

Equipo artístico
Espacio escénico Antonio Saura
Realización escenografía José Lacárcel
Vestuario Gema de Dios
Diseño de iluminación Antonio Saura y Benito Rubio Profesor de esgrima Alfonso Enríquez
Diseño cartel Fernando Caride
Fotografía promoción Javier Lorente
Vídeo promocional Kron Audiovisuales, S.L.

Equipo de producción
Asesoría Laboral GUIMEN ASESORES
Prevención Riesgos Laborales IBERMUTUAMUR
Administración Antonio Clares
Web Álvaro Imperial

Redes sociales, comunicación y prensa Alba Saura
Responsable técnico en gira Benito Rubio
Distribución Toñi Olmedo
Dirección de Producción Esperanza Clares

Compañía asociada a MurciaaEscena



 

LA MALQUERIDA

Jacinto Benavente

ESTRENO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SAN JAVIER
Lunes, 11 de agosto de 2014

Alquibla Teatro, en coproducción con el Festival Internacional de Teatro y Danza de San Javier y Teatro Circo Murcia, con la colaboración de Centro Párraga y Teatro Apolo de El Algar (Cartagena.). Espectáculo subvencionado por el INAEM. Ministerio de Cultura.

Dirección: Antonio Saura.

Interpretado por: Esperanza Clares, Allende García, Lola Martínez, Manuel de Reyes, Julio Navarro Albero, Luís Martínez Arasa y Óscar Albet.

Género: Tragedia.
Duración: 100 minutos sin intermedio.
Público: Adulto y juvenil (a partir de 13 años.)

Sinopsis el espectáculo:

En el día de la petición de mano de Acacia, su novio es asesinado. Este hecho llevará a Raimunda, madre de la muchacha, a iniciar una investigación sin descanso que la lleva por distintos caminos hasta enfrentarse con la verdad.

Sobre el autor:

Jacinto Benavente (1866-1954) es uno de los más importantes dramaturgos españoles de la primera mitad del siglo XX, junto a Valle-Inclán, Arniches y García Lorca.
Alabado por unos y denostado por otros, creemos que, pasados ya sesenta años de su muerte, es hora de desechar inaceptables prejuicios, tal como haría Miguel Narros en 1988, con el estreno de La Malquerida en el Teatro Español.
Benavente ha sido uno de los dramaturgos más influyentes en el teatro contemporáneo, que, como diría Buero Vallejo, fue “maestro de lo que le han seguido y de los que le han negado”.

Sobre la obra:

La Malquerida es una tragedia familiar cuya temática se construye en torno a un triángulo amoroso, de carácter incestuoso (madre-padrastro-hija).
Sus personajes, extraídos del mundo rural y telúrico, ubicados en situaciones límite a nivel emocional, mostrarán la historia de una pasión y sus consecuencias.
La dimensión trágica de sus personajes femeninos permite que la mujer sea la protagonista de la acción de esta obra, aunque el mundo en el que se encuentran sea “un mundo de hombres”.
En su génesis trágica aparece la edípica búsqueda de la verdad de Sófocles, el amor incestuoso de la Fedra de Eurípides o el amor fraternal de la Electra de Esquilo, así como temas heredados de los dramas del siglo de oro español: la honra, la justicia, los celos, la infidelidad y el «qué dirán» tan español.
La Malquerida es la historia de un enfrentamiento entre una pasión prohibida y las convenciones sociales y morales que impiden la satisfacción del deseo.
La Malquerida habita cada una de las obras de la trilogía de la Tierra de Federico García Lorca.

Sobre la dramaturgia:

Desde nuestra mirada contemporánea, este clásico abre interrogantes a los que, de momento, somos incapaces de dar respuesta: ¿dónde está el límite de lo aceptado/permitido/posible? Qué argumentación utilizaríamos en la respuesta, fuere cual fuere, y con relación a qué condicionantes sociales o éticos, en el caso de que fuésemos capaces de responder.

Sobre la puesta en escena:

Constantes escénicas, desarrolladas a lo largo de treinta años de trayectoria de la compañía y su director, Antonio Saura, impregnan este nuevo montaje: equilibrio entre la tradición y la innovación, gran ritmo y dinamismo escénico, arrebatadoras interpretaciones que sitúan al actor en una situación límite, primacía del “hacer” aurtadiano sobre el “decir” benaventino,
la energía invisible a través de la fisicidad, impactantes imágenes, tratamiento universal del conflicto, alejado de localismos, búsqueda de la emoción que golpee al espectador, creación de un ritual de confrontación de ideas, emociones y sensaciones, y primacía del teatro de la emoción sobre el teatro de la evasión.

Ficha Artística

Reparto

RAIMUNDA Esperanza Clares
ACACIA Allende García
JULIANA Lola Martínez
ESTEBAN Manuel de Reyes
EUSEBIO Julio Navarro Albero
RUBIO Luís Martínez Arasa
NORBERTO Óscar Albert
CORO (en off): Fernando Caride, Alba Carrillo Contreras, Victoriano García Guillén, María Marín Martínez, Matías Martínez Cegarra, Teresa Martínez Morales, Lola Martínez Piñero y Alfonso Saura Sánchez.

Técnicos en gira

Técnico de iluminación y sonido Benito Rubio
Técnico de montaje y regiduría Antonio Martínez Pino

Equipo artístico

Adaptación Alba Saura
Música Salvador Martínez
Escenografía Adrián Liza
Vestuario Carola Vintage
Diseño de iluminación Antonio Saura y Benito Rubio
Diseño cartel PORTAVOZ
Fotografía promoción Pepe h
Vídeo promocional Kron Audiovisuales, S.L.

Equipo técnico

Realización escenográfica José Lacárcel
Logística técnica Tricio Servicios Teatrales, S.L.
Asesoría Laboral Guimen Asesores
Prevención Riesgos Laborales Ibermutuamur

Equipo de producción

Dirección compañía Antonio Saura
Administración Antonio Clares
Redes sociales y web Alba Saura
Comunicación y Prensa Julia Albaladejo
Responsable técnico en gira Benito Rubio
Dirección de Producción Esperanza Clares
Espectáculo coproducido entre ALQUIBLA TEATRO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SAN JAVIER y TEATRO CIRCO MURCIA, con la colaboración de Centro Párraga (Murcia) y Teatro-Circo Apolo de El Algar (Cartagena – Murcia). Espectáculo subvencionado por INAEM. Ministerio de Cultural Gobierno de España.
Compañía asociada a MurciaaEscena